《摄影机不要停!
》:各位看懂最后的人梯了吗?
2018年12月23日 周日 沈阳
《摄影机不要停!
》2018年即将过去,冬至一过,冬天的寒冷就开始发力了。
最近各公众号上热捧的这部日本小成本电影。
让这个黑夜最长的夜晚不那么空荡荡。
18万人民币的拍摄成本,取得1.8亿的成绩单。
这让所有有着电影梦的人兴奋。
这种以小博大的例子,又一次证明了,在电影这个领域里,依然是内容为王。
96分钟的片子被分成了两部分,一部分是一个狗血丧尸片,一部分是一个狗血丧尸片的拍摄花絮。
第二部分是主体。
如此说起来,觉得怪怪的,但这种怪怪的【剧中剧中剧】,也是该片具有开创性的手法。
并不知道之前有没有其他类似的作品,可以出门左转去看大神的影评。
这里也不想说影片的细节,因为也没什么高深的隐喻,一切都在桌面上,老少咸宜。
这里想说的是,对于这部电影,我们这些小玩家如何去看。
内容简单不代表这部作品不高级,这部片子的精髓也在于他简单却又多维度。
我试着去找出几个来,供大家参考:1、 关于长镜头。
长镜头是本片的关键文艺片的穷山恶水长镜头,在商业片爱好者眼里,闲得刻意、冗长、装X,这确实是长镜头的缺点,一镜到底会对叙事和表现提出超级高的要求。
因为你是长镜头所以就很难有更多的表现力。
但长镜头有着自己独有的魅力。
一个是它的诗意。
这里要说一下毕赣的《路边野餐》,40分钟的长镜头是一种完美的表现方式,那种让人看着晕晕的感觉,正是梦境给人的迷幻力量,给观众感官上的代入感。
仿佛在看5D电影。
直到长镜头结束出现切点,才从梦境中醒来。
意犹未尽。
另外一个是它的拍摄复杂性。
长镜头是导演的一次大考,每个人都要像流水线一样的行动,有时候会精确到秒,没有一个人是多余的。
呈现在镜头面前可能只有一个人,但在摄像机的后面,可能像蚂蚁搬家一般,炸起了锅。
这部片子没有任何诗意,可以去研究下他的拍摄方法。
怎么样处理突如其来的麻烦,片中给了不是办法的办法,精妙到让人忍不住鼓掌。
2、 关于团队。
奇奇怪怪的人组成的不靠谱团队应该不止我一个人,向往他们这个团队吧。
一个个奇奇怪怪但又热心肠的人们,聚到一起搞出一部“烂片”看似是一种不错的经历。
看看这个团队的构成,一个个都不是“省油的灯”。
一个拍假新闻片的导演、一个容易入戏不冷静的家庭主妇,一个坚持创作原则的女儿,一个嗜酒误事的大叔,一个只喝软水的光头,一个小有名气的鲜肉演员,一个拍过广告片的女优。
这些奇怪的人在一起也不指望他们能搞出什么名堂来。
这也是制片人的想法。
但目标只有一个:摄像机不要停,所以在这条流水线上的每个人都要全力以赴。
有意思的是,乱成一锅的车祸现场,也怪不得别人。
都是团队成员自己搞出来的阴差阳错。
本可以掌控全局的导演首当其冲,先来段即兴发挥,给后面打好了样板。
然后这些人们接二连三的出了状况。
这里不得不说一下,专业的还是专业。
别管是不是拍广告片还是耍大牌。
身为专业演员的男女主基本没有犯错误。
直播结束,镜头升空。
俯视下的剧组收工了。
这些不靠谱的人又会回到以往的生活中去,这一次拍摄也不会让他们一夜成名。
但他们这段有趣的回忆被作品记录了下来,在别人眼中的烂片,这不重要。
重要的它是剧组里所有人生命里的一段留影。
一段茶余饭后的谈资。
3、 关于职人。
因为拉粑粑,而羞愧职人,是日语中对于拥有精湛技艺的手工艺者的称呼,以前主要是指传统手工业者,而现在许多掌握着尖端技术的制造业者也可以被称作“职人”。
这个概念跟片中导演这种不靠谱的三流导演似乎不沾边。
但导演的行为可以看做是平民的职人精神。
这也可能是本片导演想宣扬的一种价值观吧。
“拿人钱财就要替人消灾”能够做到这点的就可以说是职业。
我认为想做到职人还差了一点点,就是当您让我接手这个工作后,您就收获您的结果。
其他的交给我,因为这件事儿是我的了。
我要对我的行为和结果负责。
片中导演两次情绪爆发都是因为其他人干扰了他的控制力。
前30分钟他是一个疯导演,后面60分钟他是一个被现实关系所束缚的职人。
尤其一个与艺术沾边的职业,创作者必须要对自己的东西有绝对的自信,这种自信的外化就是控制力。
以电影为例,任何进入到镜头里的东西都要被控制,一只苍蝇的闯入都有可能毁了演员的完美发挥。
那些即兴的改动只能在导演的控制力下进行。
如果导演失去了绝对的控制力,那么这部作品已经不再是他的作品了。
职人精神,是一种专注,是为了目标的全力以赴。
也是一种偏执和独裁。
为什么工匠精神、职人精神在如今变得格外崇高,因为我们的社会的变化太多,稍有不留意、不坚持心中的宝石真的会变成路边的残砖。
4、 关于娱乐精神
从面相上看,此人难对付面对状况,身在现场的制片人几次想放弃,因为这是电视节目,是一种荧屏娱乐产品,不需要那么严肃,随便玩玩就好了。
这是制片的态度,也许也是大部分观众的态度。
片子里直播过程,小眼睛大婶居然刷起了手机。
对,单独拿出来前30分钟来看,质量连网大都不如。
试想如果真的在直播的时候看这种片子,恐怕也没有人会全神贯注的去看,尤其是在电视上。
这里想提的是,我们要怎样去面对娱乐?
很多人看完这片子都在想,我们是不是对“烂片”要求太苛刻了?
人家说不定也是辛辛苦苦拍摄的,然后让我们一棒子打死,是不是不太公平?
我的回答是,可以去同情,但还是要拿起棒子打死它。
了解管理的知道,马斯洛需求理论。
一般而言,没有温饱就没有精神的需求。
文化作为软实力,本身就比较外围,它的上下限也非常大。
就拿电影举例,没有好作品它可能就真的沦为了政治宣传的工具。
如果观众的水平没有进步,停留对待电影无所谓的态度,那等待我们的就是整个市场的失准。
文化一层会逐渐被淡忘,我们会变得拜金、无聊、死板。
为什么我们电视机里全是抗日神剧?
为什么会有《逐梦演艺圈》?
为什么《战狼》成功之后有出现了那么多“吊打外国人”?
值得欣慰的是,我们观众的水平在越来越提升。
这会倒逼电影品质逐渐提升。
我们要对国产低端恐怖片说不,要对鲜肉明星扣图说不,要对经典反复重拍说不。
这些作品背后也许有很多工作人员的艰辛,我很理解。
但,对不起,这与我无关,我还会因为你浪费我们的时间而骂你。
以上是我找出的四个维度,当然还有父女关系,拍摄细节这样的维度可以去看。
篇幅有限,不再多说。
最后想提一下,影片的高潮——人梯。
人梯是影片多维度的标志这是我今年最让我印象深刻的画面之一。
在这人梯里也是片子多维度的体现。
人梯可以分为五层:最底层是助导、摄像、录音(电影的直接工作者),他们是基础第二层是制片人(资方对娱乐的轻视)和男主(耍大牌的流量明星)——被踩在导演脚下。
需要他们,但要对作品负责,为创作者让路。
第三层是导演,作品的核心。
需要借助电影的台前还有幕后才能站起来。
第四层是导演女儿。
是创作者的职人精神,同时也是主题——父女关系的体现。
最顶层是摄像机,也是我们——普普通通、成千上万的观众。
因为这是我的作品,所以,摄影机必须不能停。
前几天看到影院推特转推了一则导演的澄清文,大意是“影片受剧团PEACE的舞台剧「GHOST IN THE BOX!
」的启发,但个人还是认为影片是自己的纯原创作品,希望和剧团的冲突能得到完美解决”。
于是去查了一下,原来是剧团PEACE的主理人上杂志指控影片并非原创。
经过查看多方的报道和相关人士的博客,整理时间线:2011年,舞台剧「GHOST IN THE BOX!
」首次上演。
2013年,舞台剧二次上演。
其中一场,「摄影机不要停!
」影片导演作为观众观看了本剧。
2014年,剧团PEACE解散。
2015年,「摄影机不要停!
」影片导演和之前早已熟络的剧团成员B开始了舞台剧电影化的企划。
后邀请舞台剧编剧之一的A,撰写电影版剧本。
然而之后企划不幸夭折。
2016年,在新制作人的加持下,企划由导演一人为主导再开。
导演只向和舞台剧版本实际并无所有权关联的B表达了“想继续做电影版「GHOST」”的意向。
(B大概是“同意”了)2017年,电影制作完成。
完成后,导演才向舞台剧编剧之一的A表达了“加上署名了”。
然而A表示,在剧本被重写到实际拍成电影的过程中,完全没有任何为获取许可的联络。
实际电影上映,A和B署名的位置在“企划开发协助”一栏中。
2018年7月下旬,剧团主理人观看完电影后,联系电影方想要得到署名,得到的回复是“虽然一开始和A、B一起创作,但企划夭折后,最终做出来的是完全‘另一个东西’,所以没办法列入「原作」。
假如作为参考的作品都要署名的话,三谷幸喜的作品也有必要加入「原作」的行列”。
后来,主理人又和电影制作人为代表的电影方进行了面对面对话。
适逢电影宣布扩大上映,电影方以当日不得不说定署名问题为由,最终提议以「原案」而非「原作」署名作为第一步,后期再判断是否为「原作」。
结果是,扩大上映版时的片尾,加上了“原案:剧团PEACE「GHOST IN THE BOX!
」(编剧:A 导演:和田亮一)”的署名,并在特别感谢一栏,加入了剧团主理人和田亮一的名字。
电影方之后联络说,最终整理判断的结果只能是「原案」,并发来一份“原案利用契约书”,其中规定剧团主理人将不再拥有对自己创作的原版舞台剧进行电影化、再舞台化等再制作的权利。
2018年8月21日,剧团主理人实名接受周刊杂志「FLASH」采访的报道公开,关于「摄影机不要停!
」非原创的指控正式浮于公众面前。
问题的关键也明确到,究竟是“原作”还是“原案”的选择中。
(从这儿开始到最后均为深度剧透,后果自负)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________虽然现在已经是不太可能看到原始舞台剧了,但原舞台剧的大致情节设定、形式构成等等都能通过舞台剧评分网站的评价窥见一二:在一幢废弃建筑的2层,突然一名年轻女性被杀害。
然而马上揭晓,其实这是某大学的电影兴趣小组在进行电影的拍摄。
此时,加入了生物学研究员、废弃建筑摄影爱好者、小说家。
生物学研究员说起了,这儿曾经被用做人体实验的场所。
紧接着,就发生了各种诡异的杀人事件,其中很多是不符合事实逻辑的杀人手法,直到杀到最后揭晓了元凶。
前半的恐怖推理剧结束。
舞台重新布置,场所改成了这幢废弃建筑的3层,各种刚才出现过的人物、没出现的人物进进出出,原来刚刚的带着恐怖色彩推理剧是真正的电影摄影中的一个镜头。
在不同的场景下,把刚刚发生过的一切从头再现了一遍。
然后就解释了恐怖的怪声是怎么来的,又发生了哪些突发状况,以及对应的工作人员、演员的即兴发挥,还有那些不符合事实逻辑的杀人手法的揭晓。
后半喜剧风格,全剧结束。
____________________________________________________________________________________废墟,传言曾进行过人体实验,剧中剧,前半成品后半解密,前半恐怖后半喜剧。
据剧团主理人所言,还有一些台词,标题的这句“摄影机不要停”也是舞台剧的台词中有的。
最开头女演员大喊“求求你,不要不要”导演喊“cut”,来说明背景是电影拍摄的桥段,也是重合的。
如果若干设定上的相似还可以勉强忽略不计,那构造上的相似度之高,实在是令人感到遗憾。
其实如果只是剧中剧,在影视作品中也很常见,但连剧中剧的呈现形式、内容也都是电影拍摄中发生事件,这剧中剧的重合度也未免太高。
不同的是,把推理剧改成僵尸剧,成品的电影改成直播节目,多添加了家庭成员的励志背景。
改成直播的形式,倒是可以说借鉴了三谷幸喜的「广播时间」,当然广播是不够冲击性,于是就有了电视直播节目。
电影最有趣的,莫过于影片构造,相信也不太会有人最喜欢的是僵尸、励志元素。
影片中非常多的“状况”,应该也都是原创居多,但这些原创的部分并不能印证作品整体的原创性。
还有一部分值得称道的,是影片呈现出了影像的魅力,但可能正因为是电影而非舞台剧,所以才带来了舞台剧无法很好呈现的更多重的影像魅力。
____________________________________________________________________________________自事件曝光,当天导演和制作方就发文否认。
从开始交涉到现在,我们可以看到,他们的主张无非是,“只是受启发,并非照搬”“最后的电影和原舞台剧是完全不同的”“这算原作的话,三谷幸喜的作品也要算(潜台词大概是三谷都没找我,你也够资格来找我?
)”“我导演、编剧、剪辑,是我纯原创作品”。
电影粉丝也纷纷指责剧团主理人碰瓷、眼红、想钱,并翻出他的黑历史来洗白电影方的盗作疑云。
说到底,是不是算、能不能算「原作」,和电影作品好不好没关系,和是不是你导演、编剧、剪辑没关系,和维权方的初衷和过去更没关系,还是要各维度比较两者的相似度。
是不是算,可能只有导演自己心里清楚。
能不能算,还要看接下来可能进入进一步协商,甚至诉讼的结果。
(媒体的主流倾向还是比较难界定,不看好维权成功)作为观众,我想在初步地比较两者后,每个人也有每个人的答案。
但不得不说,导演自始至终“纯原创”的说辞显然已经不太能站得住脚了。
对于导演的下一部作品的期待值,通过这次事件也只能下降好几个档次了。
成本18万人民币,票房截止18年10月20日日本就斩获1.8亿,中国目前有点映,结果根本抢不到票。
服不服?
真正的打脸级杰出作品,打的啪啪啪啪的,打的开开心心,服服帖帖的好电影啊。
如果能在中国顺利上,至少2亿起。
都说电影越来越难搞,风险越来越大,可是做什么能比这个生意回报率高呢?
这是一部打在脸上,却乐在心里的好电影啊。
虽然这残酷无情的大耳刮子扇在大IP大投资大演员们的信徒脸上,可是打的好开心好开心啊。
因为这部电影证明了,没有高成本只要玩命用心,一样可以让观众看的开心,投资人赚的开心,艺术家品的开心。
什么叫反套路,什么叫反类型,什么是恐怖喜剧,什么是伪一镜到底假现场直播,又都给你颠覆了一遍。
观影体验犹如置身片场,化身为一个现场参演人员。
扛着机器,喷着血浆奔赴现场。
火力全开激情四溢的拍片,无所谓xx奖,无所谓最俗的套路,依然可以如此精彩绝伦。
完全忘我的置身其中,创作者巧妙利用了一镜到底、僵尸片这个形式感元素,打破之后,构筑了一个无比真实的体验。
更为难得的是看似low到爆的品相,看到前10分钟会觉得什么鬼,如今还有这么傻的僵尸片?
看到一半才知道喔噻如此神奇,导演吃了什么聪明药写这么牛逼剧本?
故事意料之外的完整,每个人物刻画的生动活泼,除了主角有完整前史,至少3-4个配角也有很多细节刻画,剧本故事做到这个程度,不要钱演的也会很开心吧。
如此低的成本却一改以往血腥cult小B级片没心没肺,山寨实验,小众恶趣味的特点。
父女之间的情感真挚可信,普通电影工作者的可贵的坚持被展现的淋漓尽致。
开始36分钟之前,分分钟想弃掉,却发现似乎有点不同。
36分之后,立意部分升华居然也非常成功,让大笑之后能清晰体会到这个矫饰时代的荒唐,那就是每时每刻都有视频节目表演着“真实”制作“真实”的人却觉得观众好糊弄,只要来点狗血就行。
其实屏幕上的东西谁会当真呢?
这是一个人人能直播,手机抖能拍片的时代啊。
套路模式很多,真性情,真实细节的展示却何其稀缺。
在这个电影工业越来越制式化、工业规划齐整、各种大人物各种大型意见干预的过程中,内容越来越不纯粹的当下,那些电影似乎讨好了所有人,却无法让人觉得如此这般“真厉害!
真细腻!
真开心”。
难得一见,导演演导演、演员演演员、化妆道具蒙太奇全在你的眼皮下面“做戏”,你知道他们在表演,但下一步的却在情理之中,意料之外。
除了打脸,更多是鼓励,尤其在这个寒冷的冬天。
原来好好做事,认真演戏能带来这么多,这么多强烈的共鸣和认可。
感谢这部电影,在这个寒冷的冬天,带来最热血的鼓励,最及时的能量输入。
电影正式上映就去花钱,暂时不要问我哪里下的!
认真做戏!
不要停!
欢迎关注我的微信号“剧怒症”:liaoliaopian
摄制组在深山的一家废弃工厂拍摄一部丧尸片时,却意外唤醒了真的丧尸...这是[摄影机不要停!
]一个俗套到有些想让人翻白眼的开头,但它后续的展开却完全惊人地偏离了人的预想。
5个多月前,当[摄影机不要停!
]初次只在日本的几家艺术影院点映时,很难会有人想到它如今的火爆程度。
300万日元(约合18万人民币)的成本,没有一个明星,前期几乎无宣发,上映后却口碑迅速发酵,几个月突破了百万观众数,揽下超30亿日元(约合1.839亿人民币)的高票房。
不仅如果你是丧尸片、恐怖片爱好者,你不能错过它;但凡你热爱电影、热爱喜剧,你都一定不能错过它。
因为,这是一部写给电影爱好者的情书——前37分钟丧尸短片展现出来的粗糙、怪异、令人困惑不解的地方,都在电影后半段的拍摄过程一一解开。
难怪有人说,这部片的观感大概就是[房间]和[灾难艺术家]的连映,恰当如是。
当觉得前路漫漫、为梦想很难坚持的时候,看这样一部为电影人写的笑中带泪的情书,会觉得没有人容易,尤其那些预算有限、时间可怜的B级片导演。
B级片,B-movie,并不是通常意义上的一种电影分级,而是从制作投入上划分出来的,低预算影片。
上世纪30年代,有声片开始出现,从默片到有声片的转变扩大了观众群体,让更多人开始走进影院;再加上当时的经济萧条期,大萧条中的美国人呐,才不管你电影院里放的是什么内容,只要能让人们暂时忘掉那困顿的现实,救济金里掏个几分钱还是很乐意的。
所以,人们也常常用“黄金时代”来形容30年代的美国电影业。
早在20世纪后半期,米高梅、派拉蒙、华纳、福克斯等大制片厂已经形成了一种相对明晰的产业结构图,高投资的A级片也能为他们取得不错的收益。
比如,华纳的有声片[爵士歌手]就以40几万的成本为他们收回了超过350万美元的票房。
©[爵士歌手]剧照但是,另一面,随着高投入和增多雇员而来的是,很高的投资风险。
那些出身于早期5分钱镍币影院的老板们自然很明白,怎么样节省资金、物尽其用——在拍摄A级片较长的制作周期间隙,充分利用人员和设备,顺道拍一些低廉的小片。
这样,B级片顺势而生了。
那时的影院,学的是早期歌剧院的模式,几部不同的作品接连上演,先放卡通短片、风光短片等等,差不多了才是正片。
而B级片,往往在正片结束之后放映,几十分钟但不超过一个小时。
©比如1938年的[萨德的朋友们]只有55分钟比起那些有着大明星、大导演加身,高成本、制作精良的正片,随机附送的B级片根本无所谓题材和质感。
没有明星出演、演员演技感人,场景少,布景、特效低廉简陋,剧情俗套平庸、甚至常出现连贯错误,趣味低级等等特征,就成了B级片的标签。
要说,[摄影机不要停!
]里那前37分钟的丧尸短片,就完全可以称作是B级片水准。
B级片这个词,也似乎成了一个暗示着质量低廉、俗套差劲的负面词汇。
美国60年代后,虽然捆绑上映的“双片制”早已取消,但汽车影院、午夜影院的出现,开始让B级片更加兴盛起来。
©60年代的汽车影院推动了B级片的发展它常常和暴力、恐怖、血腥和情色等剥削题材合流,吸引了当时新成长起来的青年一代观众群。
那时,甚至又出现了比B级片质量更为廉价的Z级片概念,它们也常常被毫不客气地叫做“Trash Film”。
剧本更差、剪辑和灯光更差、演员更差,常常是在电影产业边缘甚至外部制作的Z级片,跟B级片一起,虽然边缘,但也成为电影本身的一部分。
虽然被绝大多数观众瞧不上,但每个时代它也有着属于自己的那一小撮忠实拥蹙在。
吉田大八的[听说桐岛要退部]里,有一个手拿摄影机疯狂执着于拍丧尸片的普通少年前田。
在一次观影冢本晋也那狂暴凌厉的[铁男]之后,他和偶遇的同学激动地聊起自己如数家珍的B级片,对方却连连摇头表示不认识,然后很快走开了。
©B级片[铁男]直接出现在[听说桐岛要退部]里这种有些伤感的孤独和落寞,大概很真实地代表了很多B级片死忠的感受,可能也是那些一生不被理解、伴随嘲笑而生的失败者导演的心声。
比如,艾德·伍德。
艾德·伍德一生写了至少47个剧本,执导了18个影视作品,监制了12部影片,但他生前,无人识得。
他去世后,被后来的影评人冠之以“历史最差导演”头衔,他的[外太空计划9]也被评为“历史最差电影”。
这才激起了人们对这位从没拍过一部好片的B级片导演的兴趣。
©德普演绎的[艾德·伍德]剧照蒂姆·波顿为他拍传记片[艾德·伍德],在电影结束前,让饱尝了无数心酸和挫折的艾德·伍德收获了人们的掌声。
但这是明显虚构的。
他拍第一部电影[忽男忽女],是在好莱坞寂寂无名混迹良久之后自己争取来的机会——3天时间写剧本、10天拍摄,3万美元左右的预算。
到了[外太空计划9]时,他更夸张,只花了5天时间就拍摄完成。
当然,当时是无人问津,后来是声名狼藉,缘于这些片子低成本、短时间带来的“粗制滥造”感。
[外太空计划9]里,他用洗得发亮的盘子当飞碟,用纸板来做墓室。
©[外太空计划9]里的飞碟能看到线仔细看还能看到飞碟飞过时吊的长线,而演员们偶尔还会撞到甚至撞倒那些用硬纸板做的粗糙布景。
同样一个场景,他白天时拍一次,晚上再拍一次,同样的素材在电影前后反复多次出现。
更别提那些业余演员们的尴尬演技了,像是在经常望着提词卡一样的说台词方式,对白写得也无聊又尬。
表现战争时,他更直接把以前的纪录片场景搬出来放进去,这些都让[外太空计划9]成为无可争议的烂片“神作”。
而在传记片[艾德·伍德]里,还有一段他拍[大话原子人之怪兽娶亲]时的悲催场景。
©[大话原子人之怪兽娶亲]里的章鱼怪他电影的主角大型章鱼怪的道具是全体工作人员半夜去别的片场偷过来的,结果偷得太急还忘了拿章鱼怪的发动机。
没有音响、一晚上要拍25场戏、几乎晚上只睡一小时就接着起来拍、演员们还要泡在水里自己动假装被章鱼怪袭击。
历经这些艰辛过后的电影首映礼,迎接他们的却是观众们冲着演员、导演扔鸡蛋,甚至还差点因为愤怒砸了艾德·伍德的车。
比起令人心疼的艾德·伍德,似乎就连[摄影机不要停!
]里剧组为拍摄丧尸短片所付出的一切都不算什么了。
毕竟,被自己的观众用臭鸡蛋丢这种经历,也不是每一个B级片导演都能有的。
艾德·伍德只是其中之一,历史上那些无数个为着“摄影机不要停!
”梦想努力向前奔跑的人中的一个。
《纽约时报》曾经这么说过:[大白鲨]不就是一部高成本的罗杰·科曼电影吗?
罗杰·科曼,另一位B级片之王,一生导过50多部B级片,他曾经用5天时间拍摄了[血流成河],也曾用两天一夜的恐怖效率拍出过B级片经典[恐怖小店]。
©[恐怖小店]海报他甚至有一句流传甚广的名言:电影只有一种拍法:飞快地拍。
为了省钱省时间,他经常让摄影师平常就去追着消防车、救护车拍,甚至拍生活中任何正在发生的动作。
因为,他会直接把素材放进电影里;为此,他甚至自己跑到火灾现场、不顾危险地拍摄大火场景。
放心,这样的大场面拍完之后,他的下部片、下下部片可能都会反复使用这同一素材,绝对不会浪费。
[马诺斯:命运之手],另一部名垂影史的神级大烂片,常年在最烂top10的榜单,导演阿罗德·沃伦却是一个心怀电影梦的化肥商人。
©[马诺斯:命运之手]海报包括新世纪以来,烂成史诗级名作的[房间]和[群鸟:震惊和恐怖],导演托米·韦素和詹姆斯·阮也都是异常“严肃而真挚”的“电影人”。
在詹姆斯·弗兰科为托米·韦素作传拍的[灾难艺术家]里,你可以看到他是多么认真、多么真诚地想拍出一部杰作。
但也是这么用心地拍出了这部哪哪都不对、哪哪都是错的“烂片界公民凯恩”[房间]。
詹姆斯·阮这位越南籍希区柯克铁粉就更有意思,把自己上班以来攒下的1万美金全部用来拍摄[群鸟:震惊和恐怖],更花了4年时间仔细打磨。
©[群鸟:震惊和恐怖]里的特效做后期时没钱了,就找刚毕业的特效师来做,这片的特效其实就是把鸟儿复制粘贴了一下而已。
所以啊,别看不起烂片,它们真的也有尊严!
就像[摄影机不要停!
]结尾,摇臂摄影机摔坏了,剧组所有人哪怕叠罗汉也要拍出来想要的那一幕。
粗糙是可以的,糟糕也是可以的,但拍片的摄影机不能停!
参考资料:【1】「カメラを止めるな!
」上田慎一郎監督、当初の目標は動員5000人,映画.com【2】Roger Corman,Wikipedia【3】B-movie,Wikipedia【4】Birdemic: Shock and Terror,Trivia,IMDB【5】B级片历史,电影推荐网,2016.4.6【6】Funniest B Movies of All Time,PaulDeMerritt,CheatSheet,2017.1.28【7】他是史上最烂的导演!
可他自己却不这么认为,黎小墨,公众号奇遇电影,2016.6.4【8】Ed Wood:Tim Burton’s Beautiful Ode to a Fascinating Filmmaker, From One Outsider to Another,CINEPHL 作者/卷卷毛文章首发于微信公众号「破词儿」
终于,在2018年,我们等来了这部神作——《摄影机不要停》(One Cut of the Dead)。
有多神呢?
一开始,日本只有两家电影院愿意播放这部电影,播放后却因为口碑爆棚,不断被加映、再加映,最后加映到观众自愿成立后援队为这部电影摇旗呐喊。
此外,这部电影的所有成本总共才18万,赢得的票房却有1.8亿元。
另外,某个经常出没于各种电影节的装逼影评人,这次也毫不犹豫地送出了“五星好评”,而在此之前,他已经连续两年没有给过任何电影五星了。
遗憾的是,这部岛国小成本神作,还没有被引进国内(不过网上已有资源流出)。
1、苦逼的导演这部电影的导演——上田慎一郎,是个80后,今年34岁。
作为电影爱好者,他之前只拍过8部短片。
不像其他导演动不动就得个奖、走个红毯,生活中的上田慎一郎非常苦逼:他没钱了就睡在公园里;好不容易打工挣来一些钱却被骗子骗走了.....就这样,上田慎一郎凭实力活成了“苦逼慎一郎”。
唧唧复唧唧、苦逼又苦逼。
为了节省拍摄费用,上田慎一郎只能请他的狐朋狗友出演电影里的主要角色,因为请知名演员实在太贵了。
上田慎一郎在公开场合曾说:“我也想请广濑丝丝来演,但是人家的出场费太高了,一天就要好多钱。
”
《海街日记》中的广濑丝丝为了节省制作费用,上田慎一郎把自己的房子让出来供剧组拍摄使用;就连演员们的服装,也是大家自己用剪刀漫不经心地剪出来的。
另外,上田慎一郎自己还身兼导演、编剧、剪辑多职,因为请人做要花很多钱。
但是,这么多的苦逼,拼凑出的却是一部创意满满、口碑爆棚的神作。
2、18万元能拍出啥?
《摄影机不要停》的剧情很简单,它既不烧脑、烧心,也没啥视觉上的观感,用一句话概括就是:一段37分钟的长镜头视频+这段视频的拍摄过程。
这段长镜头拍的到底是啥子?
一个穷逼剧组在一个废弃的工厂拍摄一部丧尸片,拍摄过程并不顺利,因为女主角演技实在太挫,导演要求她表现出恐怖的表情,她却怎么都不能让导演满意,导演一边骂着,她一边忍着。
拍着拍着,工厂里出现了真的丧尸,于是演员和导演开始了暴走之旅,他们上蹿下跳:一会跑到车里,一会跑到房顶,与真丧尸大作战。
这他妈什么玩意儿?
是啊,看过这段视频的人都这样评价,有的人气不过,还在这句“这他妈什么玩意儿”前面加了一句“我操!
”。
真的,我特别能设身处地、感同身受地理解这些观众,因为我也忍不住骂了一句“这他妈什么玩意儿”,这段视频别说是拍过8部短片的导演能拍,我觉得只要把身患偏瘫的吴老二扶起来,他也拍的不差。
坚持看不下去的人,转身去看《喜羊羊与灰太狼》,我能理解。
但是能够坚持看完这部作品的人,我真心为你感到高兴,因为精彩的确实还在后面。
后半段是前面一段视频的拍摄过程,精彩之处就在这段。
为了拍摄前面那段长镜头,这个穷逼剧组出尽了洋相:马上到丧尸大叔出场了,他却偷偷喝了酒并且喝得不省人事,“导演”用铁砂掌都打不醒他;
等到光头丧尸要化妆上场了,他却非要去拉屎,没办法,他只能一边拉屎,女化妆师一边给他化妆;
为了拖住太过入戏的大妈,不让她自由发挥,只能把她打晕,然后制造她被砍死的场景;
最后,摄影杆又被摔坏了,为了拍摄那个俯视镜头,全剧组只能叠罗汉,“导演”站到最上面手持摄影机来拍....
整个拍摄过程既艰苦、荒唐,又充满创意和笑点。
3、到底是不是神作?
毫无疑问,《摄影机不要停》是一部优秀的娱乐片,它的亮点有很多,首先是它37分钟的长镜头,其次是它让揭秘变得有趣好笑。
长镜头:很多导演都拍过长镜头,卡拉托佐夫在《我是古巴》里拍过3分22秒屋顶酒会;艾方索‧柯朗在《人类之子》中拍过将近4分钟的飞车追逐;我国内地导演毕赣在《路边野餐》中拍过42分钟内含隐喻色彩的长镜头。
《路边野餐》中的长镜头无疑长镜头是让人着迷的,因为它“真实”且“控制完美”。
但是拍摄长镜头并不容易,它要求演员无时无刻保持投入状态,并且在表演、台词和调度上不出纰漏。
说实话,我们大部分人,连续背诵10分钟的台词都已经不容易,更何况又要保持好表演状态,把它完美地表演(而不是说)出来。
另外,观众也需要进入导演的镜头,并欣赏这个不断发生事件的当下。
为了呈现《摄影机不要停》37分钟长镜头的最佳效果,上田慎一郎把所有调度上出现的问题进行了一一呈现,也因为这样,它才笑料十足(比如给演员题词板),它在打破长镜头严肃感(真实)的同时,又保护了长镜头的完整感(控制完美)。
揭秘过程:后半段揭秘过程是整部电影的点睛之笔。
因为那段长视频是直播,所以就要求不能中断,即便导演、演员、道具出现了问题,也要保持所有桥段、剧情和台词的完整。
正是为了守护它的“完整”,这部电影才笑料不断。
在多数人的观念里,拍电影这项工作总有些“高端”,也正因为它的“高端”,才越引发大众的好奇:这么牛逼的特效到底是怎么做的?
这么屌的枪战到底是怎么拍的?
人们的窥探欲就是这么强,当我们看到《摄影机不要停》前面的那段长镜头是如此辛苦地“糊弄出来”的时候,不禁大笑:为了拍电影,原来剧组这么能凑合,这么能苦中作乐啊!
就是这种与“高端”之间的反差,能够带给观众极大的娱乐性。
至于《摄影机不要停》是不是神作,等待时间来评定吧!
电影讲述了一个标榜“快速、便宜、草草了事”,日常靠拍综艺再现VTR生活的导演,接下了僵尸频道开局的特别电视剧任务后的故事。
电视剧只有两个要求:一是三十分钟直播;二是只用一台摄像机一镜到底。
从试读会开始,导演便不断地让步:不想被呕吐的女主,对剧本钻牛角尖、指手画脚的男主,要用眼药水的哭戏,调情的男女演员...正式拍摄的时候状况百出,甚至在最后被要求放弃结尾的重要镜头时,他也仅是被反问一句“谁在看?
”而差点答应。
苦笑
无奈在故事的最后女儿帮助了导演父亲一起完成了坚持着的结尾的镜头。
片中女儿会为了追求真实感,希望演员不要用眼药水。
哪怕是连导演都不在乎的情况下,她也会为此不惜和演员争吵。
她会在父亲劝她为了生活要学会让步的时候,狠狠地把眼药水砸向父亲。
争吵与女儿表现的不同,导演父亲在片中更多的时候是一再的退让、不断地妥协。
机械般地拍摄VTR,演员甚至不知道自己为何哭泣(用的眼药水),导演连画面也不看就OK了。
可能从标榜“快速、便宜、草草了事”的时候开始,他就放弃了挣扎。
他的热情与追求,虽然看似早已被生活与现实消磨殆尽,但其实他只是把这些东西压在了心底。
于此同时还为他们上了无数把锁,一是为初心留一片净土,二是怕这些躁动着的情愫浮上心头。
既然做不到,那就不要想。
彩排但在这一次史无前例的尝试中,他却对着镜头喊着“摄影继续!
摄像机不要停!
”。
他锁着的野兽被放了出来。
所以哪怕是演员缺席、喝酒醉倒、拉肚子、暴走;还是脚架损坏,道具不够,他都不肯停下摄影机。
在摄影机面前,他骂女主角的人生充满了谎言,他凶男主角说不要对自己的剧本指手画脚,他跑上跑下解决各种问题,最后像儿时一般托起女儿完成了拍摄。
电影的结尾他笑了,这个笑容虽然是第一次见到,却总给我一种似曾相识的感觉。
好像看到了在十几二十年前,他第一次完成拍摄时的样子。
笑电影里除了这对父女,还有许多工作人员也在奔跑着。
是摔倒了也立马爬起来追上去的摄影助理,是在演员拉肚子的时候给他上妆的化妆师...他们哪怕沾满了血浆,浑身是土,也在不停地奔跑着。
跑他们对电影的热爱不是举着大旗,喊着口号“我爱电影”,而是真真切切地付诸于行动。
正是因为他们每个人都对电影负责,所以哪怕是意外状况一个接着一个,自己的那一环也决不能不能落下。
如果不是这份热爱与责任感,在第一个意外出现之时大家就可以说着无可奈何草草结束。
正是自己已经拼尽了全力,在电影完成之时才能笑得如此安心。
笑“摄影机不要停”是片中导演的决心,是导演对自己的喊话,所以他充满了力量,勇往直前。
即使这样,当负责人、当现实问他“誰が?
”,问他谁在看的时候,他竟无言以对。
这句“誰が?
”也让我想反驳却无话可说。
作为观众,我们真的把这些人的努力看在眼里吗...当越来越多的人只看流量,那些默默坚持着的人的努力又被我们放在了哪里呢...在抱怨越来越多“快速、便宜、草草了事”的同时,是不是也要反思一下是谁熄灭了他们的热情...愿喊着“摄影机不要停”的人都能一直拍下去。
カメラを止めるな!
1999年,盛夏。
一部不起眼的低成本恐怖片在美国的27家影院上映,由于反响十分激烈,影院数在第二周直接上涨到1100家,这让制作方与拷贝冲印公司忙到焦头烂额。
该片成本仅6万美元,却在全球创造了2亿5000万的票房。
将近4000倍的投资收入打破了所有的影史记录,那些传统的电影工作和好莱坞制片人为此大跌眼镜。
它就是震惊影坛,撼动好莱坞传统理念的《女巫布莱尔》。
同年8月,该片的两位导演双双登上了《时代周刊》封面。
只是他们没有想到,在19年后的日本,一位叫上田慎一郎的年轻人带着一群人,同样复制了他们的神话。
1正片VS花絮2018年,初夏。
日本东京的两家艺术影院放映着一部关于丧尸的恐怖片,不料上映几周,口碑迅速发酵,放映规模扩大到全国的150家商业影院,堪称年度现象级爆款。
要知道,它的成本仅是18万人民币,比《路边野餐》还少了2万元,却有着惊人的1:1000的收益回报率。
它就是《摄影机不要停》 。
电影开场就是一镜到底的丧尸片,甚至最后还像模像样的出现了片尾字幕。
不明真相的观众定会以为电影放完了,可让我们看下手表才发现只是过了37分钟而已,到底是怎么回事呢?
原来该片分为两部分:前半部分是“丧尸正片”,后半部分是“幕后拍摄过程”。
而幕后花絮则是不断的在解构正片,为我们揭晓前面正片出现的拍摄事故和拍摄技巧。
看到后面你会发现,前戏根本没有按着剧本走,完全是脱节的状态,原本是一出无比正常简单的丧尸剧,却在后面的直播过程中状况迭出,彻底失控。
比如“导演”突然愤怒的咒骂男演员,“导演”老婆莫名其妙地做出带有“彭”声的防身术动作,光头小哥一再地想出去却不说原因。
这种捧腹大笑的幽默感,不仅得益于创作者超强的逻辑思维和编排能力,更来源于本片无视传统常规的拍摄手法。
2摄影机VS观众它完全采用头悬目眩式的手持摄影和急推急拉的复古拍摄手法来表现丧尸的紧迫感,再配上演员浮夸到极致的表演,简直就是对好莱坞B级恐怖片的完美戏谑。
电影还出现演员冲着镜头说话的场景。
甚至上演抹布擦镜头的好戏,简直令人瞠目结舌。
电影从1895年诞生至今,就是在不停地弱化摄影机的存在,以便让观众有一种身临其境的感觉。
可《摄影机不要停》却反其道而行之,无时无刻不向观众灌输“摄影机始终存在”的理念,这种“间离”的手法在法国新浪潮时期用的最为纯熟。
新浪潮运动的领头羊——戈达尔在《筋疲力尽》、《法外之徒》、《女人就是女人》等作品中,一再疏离观众和电影的关系,他认为观众应有自己的选择,这一理念同样也在《摄影机不要停》中体现。
它有别于其他传统叙事片一贯牵着观众鼻子走的习惯,而是将主动权完全交于观众手中,让观众去回味电影里的每一个“点”,就像是探宝游戏一样,不停地发掘正片和花絮之间的连接点。
这种不断发掘的过程,也是趣味性不断积累的过程。
比起特效堆砌,容易引起审美疲劳的超级大片,《摄影机不要停》显得更为生动富有灵气,正是因为它在剧本结构上的无限探讨,从而产生一种余音绕梁的效果。
3齐心协力vs状况迭出不难猜出,该片灵感来源很有可能是三谷幸喜的《广播时间》和博格丹诺维奇的《大人别出声》,两者讲述的都是原本好端端的节目,因为现场状况不断,而被改得面目全非的故事。
《摄影机不要停》正是借鉴了前者的剧作形式,用戏中戏的外壳来包裹电影故事的内核:电影制作者的艰辛路程。
在《摄影机不要停》的后半部分,我们会看到剧中“导演”不断的在妥协,男演员一直在摆臭脸质疑导演。
女演员则为了自己的偶像包袱拒绝拍摄恶心戏份,拍摄哭戏也只想用眼药水。
这也侧面揭示了演艺圈的怪相,一些演员只是混混日子,毫无职业操守,甚至还在片场频频耍大牌。
这不禁让人联想起前段日子,老艺术家们纷纷斥责小鲜肉不敬业的事件。
但在最终的拍摄过程中,为了保证节目直播的顺畅,这一群凑来的剧组成员开始齐心协力,一起达成这项“不可能完成的任务”。
尽管现场状况百出:比如在现场烂醉如泥的大叔吐了别人一脸,入戏太深的家庭主妇拿着斧头追杀女演员,摄影师受伤只能由一个毫无经验的实习生顶上。
直到最后在摇臂被摔坏的情况下,众人搭起一个“人肉摇臂”,从而达到了电影的高潮。
这不仅是一次向电影的热血致敬,也让影迷重新找回那份爱上电影的激情和感动。
它有的只是随手皆拾的迷影精神,洋溢着对电影的热爱之情。
就像剧中“导演女儿”所穿的T恤,从《疤面煞星》到《出租车司机》再到《闪灵》,无一都是在表达对电影的由衷敬意。
导演上田慎一郎在采访中也说到:20多岁的时候要去经历失败,30岁的时候这些失败会成为你的武器。
他曾经背负百万债务,拍摄此片时也请不起大牌明星,成本能省则省,服装是大家用剪子剪一剪弄脏做出来的,剧中“导演”一角的住所也是上田慎一郎自己的房子,而那个哇哇大哭的婴儿正是导演自己的儿子。
所以,我们从电影中看到的不是刻意取悦观众的戏剧性,而是一种弥漫其中的迷影情结。
而《摄影机不要停》也旨在说明一件事:如果你想拍电影,只要足够喜欢,大胆地拍就好了!
正如苏珊·桑塔格所说:如果迷影死了,那么电影也就死了。
是的,迷影万岁!
电影万岁!
剧组趁着新年从家返工,休息之余,终于把这部期待已久的《摄影机不要停》看了。
知道这部电影是无意中看到一个知名的影评人推荐的,他甚至用出了“暴爽”这样的词来评价,可见口碑有多炸裂。
看这样的电影需要点仪式感,我买了包辣条,一瓶加多宝,在自己的三寸之地,惬意地看了起来。
一打开画面,什么鬼,好假的丧尸,摇晃的镜头,拙劣的画面,这是好电影?
我心里充满无数问号。
如果不是别人推荐的,我兴许就放弃了。
如果放弃了,那我可要后悔死了。
坚持看下去,就像发现新大陆一样,时刻在制造惊喜。
直到最后,你会发现,这些个粗制滥造、破绽百出,才是影片最大的亮点。
影片结构新奇,前 37 分钟是一镜到底的纯丧尸片,后半部分是拍电影的过程;前半部分吊轨恐怖,后半部分爆笑欢喜;前半部分的破绽疑云在后半部分得到了解答,毫无违和感,看完你会惊呼——这才叫「作品」。
看这部电影,千万不能看剧透,不然完全不能体会那种畅快淋漓的感觉。
我自己看完一遍,回过头看第二遍的时候,就只是想笑。
对于前半部分的那些莫名其妙的点,我恰恰以为很好地营造了丧尸的恐怖气氛,也更能抓观众的眼睛,观众会带着疑惑跟着影片的节奏去一探究竟。
这种感觉就像是影片在给你制造一个个的谜题,而你正是那个解谜之人,你在经历一场探险闯关,任何有助于解谜的线索你都一一做了尝试,最终随着影片的进程,你的答案在一一揭晓。
此外,你的情绪也在经历着过山车式的变化,上一秒还在恐怖中无法自拔,下一秒就笑得前仰后合,再过一秒又感动得眼眶红润。
这种电影拍摄手法独特,风格异常,带有强烈的个人主义特色。
在业界有一个专业的词汇来形容这种电影,叫做 cult 电影。
这部电影最独特之处就在于导演故意把影片的拙劣、虚假放大,直截了当的告诉你,我们就是假的,残缺的,不完美的,但又如何,我们仍然可以发光发热。
人生不也就是这样,哪有什么十全十美,唯有残缺才是美。
我特意去看了导演上田慎一郎的经历,在此之前,它没有任何知名的作品,可以说是碌碌无为,而且欠债几百万,但一直没有改变自己喜爱电影的事。
这让我想起了拍《心迷宫》的导演忻钰坤,他们有着相似的经历,也醉心于拍这种 cult 电影,真好。
好的作品会跨越地域、跨越种族、跨越时空被人接受,希望他们能坚守自己的独特个性,拍出更多好的作品。
制作成本不到300万日元(约18万人民币)培训机构出品的众筹作品,《摄影机》6月份在都内2馆限定公开,一个多月后全国150馆上映打进周票房Top10。
不管最终能不能达到媒体吹的10亿日元票房,这部破收益率纪录的独立邦画已经注定被载入日影史册。
丧尸元素和废柴男主的元素难免让人想拿吉田大八的《桐岛》来作比较,但看完后我更多联想到的是同样属于B级以下小制作的内田英治《下众之爱》。
高中毕业开始自学编导,写过搞笑剧本子的上田导演显然交出了一个可爱讨喜得多的作品。
相较于《下众之爱》里内田不留余力地展现底层电影工作者夹缝中生存的阴郁以及专属于cult片的各种fetish元素相比,《摄影机》是从接地气的学校workshop项目开始,一心作个好懂好玩好拍好演的作品。
上田导演在剧本设计初期就融入了舞台喜剧的经验,把故事分成层层叠加的三等分,每一部分都赋予明确的定位。
第一部分的铺梗,第二部分的背景说明和第三部分的升华都在最大程度上减少了对硬件条件的依赖,而用心打磨了剧本内容。
最受恶评的第一部分虽然确实会因为粗糙的镜头和表演吓退部分观众,我倒觉得小制作和话剧风的特点反而让长达37分钟的一镜到底长镜头噱头十足却没有炫技感,这部分的尬演也有种“破次元壁”的真实和诙谐。
相反更可以展现导演叙事能力的第二部分背景说明全程功能性的白描,当然也有受限于片长的因素,但粗糙的节奏还是让人会有点担心导演实际的剧情片叙事功底如何。
第三部分的升华则是高潮迭起,丢搞笑包袱的节奏驾轻就熟,结尾的升华也是非常聪明,密度极大笑中带泪的观影体验就个人而言算是在日本最酣畅淋漓的几次之一。
日本人永远爱热血励志的理想主义,上田导演没有像大多数独立电影人避开这种迎合大众趣味的类型,而是相反用极度贫乏的物质条件把这种理想主义刻画得更加壮烈。
电影最后几幕对“映画爱”和“不忘初心”的呐喊把电影里的虚构与现实中拍摄条件同样艰苦的《摄影机》剧组联系在一起,让全片最后爆发的情感力度暴增几个量级。
就像上田导演在TOHO日比谷的感谢登坛说的“映画の力を信じて本当良かった”,《摄影机》让观众久违地感受到拍电影、去电影院看电影的梦想和快乐是可以多简单纯粹。
如果《摄影机》能让被委员会和垃圾漫改拖得死气沉沉的日本影像行业重新反思“映画の力”那真的是功德无限了。
(最大的遗憾是上田导演本人不会演戏,要是会演自己直接上男主角那情怀加成肯定再多1个亿票房吧!!
)
周五的电影鉴赏课,学科老师带着我们科一百多人浩浩荡荡前往川崎的影院观看这部电影。
对于我们放送艺术专业的学生来说,这部片子太容易有共鸣和代入感了。
下午请到了电影的导演上田慎一郎先生给我们做了分享,他真的是个很可爱的人,幽默健谈,身上带着对电影的热爱。
是对电影的热爱,而不是对这个圈子的热爱。
他讲了几件有趣的事情,在这里与大家一起分享。
1,300万被大家津津乐道的三百万是必讲话题,上田桑说请演员没有花到三分之一的钱,大部分演员都是他的朋友所以甚至有无料出演的。
(当然也想请广濑丝丝这样的,但一天就要好多钱 可爱的导演如是说)大家记得那个哇哇大哭的婴儿吗?
那是上田桑的儿子,当时是三个多月大。
片中导演住的房子,就是上田桑自己的房子。
服装更是大家自己用剪子剪一剪弄弄脏做出来的。
特效化妆也没有投入太多。
2,8天拍摄、6次一镜到底仓库的拍摄一共耗费八天三十多分钟的一镜到底一共拍摄了六次,因为总有化妆来不及了,演技卡壳了,摄像跟不上等等。
值得一提的是第五次的拍摄非常完美,丝毫没有出错。
但上田桑想要保留那种没办法第二次复制的东西包括小失误,因为这样更加真实,太完美反而没有趣了。
3,请务必要看的电影因为有同学提问希望上田桑推荐一些希望我们看的电影上田桑打太极,“那很多的啦”最后居然是《关于莉莉周的一切》4,上田慎一郎上田桑说自己没有上过电影的专门学校或大学。
几年前欠债两百万,无家可归。
遇到很多的不如意事。
但没有改变自己喜爱电影的事。
被问起为什么想到要拍这样的片子时,他也说“这次就是想做自己喜欢的东西。
”在课的最后,老师请他为我们留一句话,他告诉我们,20几岁的时候要去经历去失败,30岁的时候这些失败会成为你的武器。
“因为喜欢就去做”是件不容易的事情。
如同这部片子一样,上田桑用最最直白的方式告诉每一个人,我就是喜欢拍电影。
尽管你要面对很多你无法预料,心力交瘁的事情。
尽管有要求奇葩的投资方,太有想法的演员和太没有想法的演员,麻烦又不规矩的群演,尽管你使出浑身解数成片未也未必有很高的质量。
尽管拍电影的过程不是一件有趣的事情,但是一件热血的事情。
如果你也喜欢,也有一片赤诚之心,认真又投入,那么请努力去经历去失败,努力将一切转化为你的能力你的武器,让摄像机不要停吧!
最后附上可爱的导演sama
左为我们科主任 右为导演上田慎一郎好想要导演的同款T恤。
最后大家一起合照了,然后上田桑说 请大家一起做一个丧尸的动作吧
3.5。从受众类型的角度想了想:围观群众靠口碑挺过前三十分钟,对着照片笑中带泪一下也就差不多了;纯影迷或褒或贬,共通体验应该都逃不过迷影情怀和作品本身的综艺感(“不够电影”)之间的拉扯;真正献给创作者的反而不是形式而在文本,父女俩对立统一的创作心态设置得很动人。想看《地球最后的夜晚》版。
哪里值这么高的分?白期待那么久。低成本就算了,剧本也是真的散,节奏是诡异的慢,笑点也是几乎没有。喜剧恐怖片里,香港八九十年代的鬼马喜剧能吊打它一万遍。《猛鬼差馆》《猛鬼大厦》《猛鬼撞鬼》这几部的花絮都比它好笑。是不是日本人平时压力大,导致笑点极低?总之,本片负分。
被豆瓣评分骗了,好无聊的电影!浪费一个半小时时间
我认为它是用了《大人别出声》(糊涂戏班)那套剧本结构,包括第一幕的正片和最后一幕的幕后,把话剧舞台换为现场直播的一镜到底,其实本质是一样的。里面诸如导演的介入、酒鬼配角和各种突发状况都用到了,很聪明的迎合新时代的嫁接。
前三十分钟很难熬过,后六十分钟也没有传递意义。结构是立体的,但人物是平面的。
搞笑和情怀半半拉拉,每个都有点不到位,让人笑也不是感动也不是,这个套路也不会有什么很妙很聪明的感觉,只能说愿意看下去
D+ / 还是觉得更像是迷影向的一期综艺节目。虽然试图用并不新鲜的“虚假”嵌套来论证“真实”的意义,但也正是因为这种嵌套同样是封闭的,影片最终的层次还是停留在致敬电影工作者,反而没有向“真实”敞开裂缝——这也是影片最薄弱最矛盾的一点。冷静下来还是三星,若若说得很对,这是一部《房间+灾难艺术家》,显然我依然很不喜欢《灾难艺术家》的部分。
看到不少人说这就是电影或者只有电影才这个魅力。很多工作过程不也是这样?目标明确,状况连连,挽救成功后,谁都开心。PS. 全程没笑一次,大概是我有问题,
后面笑到飙泪!非常有意思的映画,有趣的人真的是再简单的剧情再低廉的预算都可以把作品拍的充满乐趣啊,这就是电影的魅力吧~
说好的半小时之后就好看起来了呢
论一部烂片是如何被拍出来的,以及拍电影是个多不容易的行当。。。加上电影本身,四层逻辑关系,四套拍摄班子,俄罗斯套娃式的戏中戏中戏中戏,完美演绎了花絮远比正片好看的理念。创意不错。
我真的不 care你摄像机停不停。打五星的都疯了
啊啊啊啊啊太喜欢了 真的棒 这就是拍电影的乐趣啊!
欣赏不来
哈哈哈我要笑到趴地上了,今年货真价实的爆款电影,迷影人群朝圣之作,无论是设定铺垫节奏表演还是“电影感”,都是喜剧片中最高级的那种。前半段越是让人一头雾水,后半段的包袱才会越呈现出争相爆炸的绚烂场面。疑点笑点泪点鲜血狗血热血一个不落!
是,我们拍的是假的,我们还告诉你为什么拍的假,甚至告诉你的这个过程都是假的。开头的一镜需要勇气,不然很容易十分钟弃。
我是疯了才在2019跨年夜看这种烂片!豆瓣8.4,2018日本最好的丧尸片就是这副鬼模样?前30分钟所谓的戏中戏假的不能更假,用脚趾头都能猜出来,后面60分钟干脆把拍摄的花絮拿出来凑了一部90分钟的电影?请问这还有脸叫僵尸片吗?导演你想表达什么?父女情深?还是告诉观众拍片不易且行且珍惜,广大吃盒饭群众演员喝高了上厕所也要坚持拍完戏精神值得学习?日本拍僵尸学学韩国釜山行可以吗?真不知道这8.4怎么来的?请学会独立思考,不要人云亦云说好,说搞笑的,你们怕不是看一秒生活大爆炸就要笑哭了?毕志飞逐梦演艺圈分数低是不是还要加个搞笑的花絮就能成神作?什么逻辑?
热血不一定只有日剧跑,当一个少女接过导播台,当另一个少女拿起摄影机,这就是理想之力的勃然迸发。世界不属于僵尸,世界属于年轻人。可二刷。
好,标到这里,2018年所有的“已看”就标完了。电影的形式,永远值得推翻、解构和探索。
竟然撒了半个小时血浆,差点就直接关了